Nuevo disco de Madness

El nuevo album de Madness "Oui, Oui, Si, Si, Ja, Ja, Da, Da" Chris Foreman, Mike Barson, Lee Thompson, Chas Smash, Graham "Suggs" McPherson, Daniel Woodgate, Graham Bush.

Nuevo disco de Lana del Rey.

La controvertida Lana lanza su esperadísimo disco debut en todo el mundo en abril de 2012.

Slash lanza su segundo disco en solitario.

El polifacético ex-guitarrista de los Guns n Roses presentará su segundo disco como Slash el 20 de mayo de 2012. El vocalista elegido ha sido Myles Kennedy.

Mark Lanegan presenta su nuevo disco "Blues funeral".

Presentará su disco en España en abril de 2012.

Nuevo disco de Steven Wilson y Mikael Akerfeldt.

Storm Corrosion es el nuevo proyecto de Steven Wilson (Porcupine Tree) y Mikael Akerfeldt (Opeth). Estará disponible en Europa a partir de mayo de 2012.

Nuevo Superproyecto discográfico del ex-batería de Dream Theater

Intervienen: Mike Portnoy / Neal Morse / Casey McPherson / Dave LaRue / Steve Morse.

martes, 5 de noviembre de 2013

Bunbury - "Palosanto" (2013)


BUNBURY - "Palosanto" (2013)


"Palosanto"


   Desde que Bunbury editara con Héroes del Silencio el eterno “El mar no cesa” en 1988, he estado sentado en la primera fila de su particular teatro ambulante. Esa rabia amable, esa forma de llorar cantando tan solemne y a la vez tan familiar, definió la adolescencia de muchos chavales de mi generación. En su tragedia cabaretera él es el único actor y a su vez, el espectador más entusiasmado. Por eso, para sentir las canciones de Héroes había que identificarse con el personaje: el que no se identificaba lo detestó, y los que sí, deliramos hasta el éxtasis con su función en un ejercicio de empatía emocional extrema. Pero claro, la adolescencia pasó y ya no necesitamos héroes que nos digan qué sentir. No queremos ídolos, solo queremos canciones. Y en eso nuestro héroe hacía tiempo que no andaba muy fino.

     La obra magna de Bunbury en solitario se llamó Flamingos y se editó en 2002. Hace ya 11 años. Luego vino El viaje a ninguna parte (2004), que aunque fue un buen disco, también supuso el principio de su peor etapa como compositor. A partir de entonces se abrió definitivamente al rock y el folklore hispanoamericano y su cante se volvió más dylaniano, o sea, con melodías más renegadas y menos trabajadas. A mi modo de ver, se perdió en ejercicios de estilo y abandonó su parte más creativa (algo muy parecido le ocurrió a Calamaro tras El Salmón). En la última década sus canciones parecen más las de un músico que mata el domingo chapurreando con su guitarra melodías improvisadas, y eso, interpretado como si le fuera la vida en ello, puede sonar muy chirriante.

     Sin embargo y por suerte, en “Palosanto” (Warner, 2013), su octavo disco en solitario, Bunbury ha vuelto a hacer un disco emocionante, porque ha vuelto a hacer canciones. Ahora todo tiene más sentido: las letras, que giran en torno a la necesidad de un cambio social radical, se desarrollan con mucha credibilidad, sin tópicos incómodos, moviéndose con naturalidad desde una clara combatividad hacia una reflexividad más íntima y honesta;Los santos inocentes, la banda que le acompaña, suena más compacta que nunca y los arreglos tienen tanta efectividad que no se ven; las influencias americanas ya no son gratuitas; la voz, madura en barrica de roble ha ganado notablemente en matices; y las melodías… digamos que no han sido compuestas en domingo.    

  “Despierta”, el primer single, pese a contar en su estribillo con un juego de acordes muy interesante, se encuentra a mi juicio entre los temas más flojos del disco. Representa no obstante una buena pista para intuir por dónde van los tiros de Palosanto.  De las 15 canciones destacamos la luminosa “Más alto que nosotros solo el cielo”;  el trallazo donde estalla para cargarse de forma explícita a la calaña en “Destrucción masiva” (“Es mejor que no te detengas, he decidido acabar contigo”); “Mar de dudas”, posiblemente la melodía más excelente del álbum; “Nostalgias imperiales”, una retrato del panorama desolado en el que sobrevivimos y uno de los momentos más emotivos con un texto soberbio (“Bajo este cielo peregrino y de puro aburrimiento las especies congregadas decidimos subsistir”); y mis dos favoritas: “Los inmortales”, un canto épico que invita a olvidar a esos mártires (bajo tierra) que nos inspiran para ponernos en pie, un tema simple y vibrante, hinchado de inspiración; y la hermosa “El cambio y la celebración”, la crisis como una oportunidad para el progreso (el verdadero, el personal), el cambio como un punto de luz independiente del resultado (di que sí, cualquier cosa es mejor que esto), lento y fluido, calmado pero con paso firme, acunada por una orquesta sinfónica que nos deja un poso de esperanza.

     La producción, a cargo del propio Bunbury, se vuelca en que las canciones suenen vivas, ya sea a través de las pinceladas de un coro góspel, unos synthes muy bien integrados o esa mencionada banda que parece entender a la perfección las ideas del jefe, de la que destacamos la batería de Ramón Gacias, que además de riqueza rítmica aporta una sonoridad orgánica que le da un plus al disco.

     Sigue sin haber temazos a la altura de “Lady blue”, pero hay momentos en los que se acerca y, teniendo en cuenta lo lejos que estaba, el balance de Palosanto es muy positivo. El Rapahel del rock español tiene tan curtida su faceta como intérprete, es tan indiscutible su originalidad y es tan adorada esa personalidad que tan grande le ha hecho en medio mundo, que lo único que necesita para seguir dejando canciones inmortales en nuestra memoria cultural es ponerse a componer el lunes por la mañana (entiéndaseme la metáfora). 

Redacción: José A. Perera  
(Imussic / Minijack Magazin)


“El verdadero cambio sólo es posible en un círculo mínimo de amistad o de pareja, la validez y actualidad de la cosmogonía indígena, y la conclusión final de que el verdadero cambio empieza y acaba en uno mismo y que todo cambio, o es verdaderamente espiritual, o no lo es.” 
                            
                                                                                        Enrique Bunbury        

jueves, 10 de octubre de 2013

León Benavente - León Benavente (2013)

Cuando una nueva banda está en boca de todos y no le faltan los elogios, me acerco a ella con mucho escepticismo y cuando ha pasado un tiempo. Luego, si el disco es la mitad de honesto que el debut homónimo de León Benavente(Marxophone, 2013), no me corto un pelo en sumarme al clamor general y reivindicarlo como uno de los mejores discos nacionales del año. Es más: me atrevo a decir que si León Benavente hubiera editado su disco  en los ’90, hoy en día sería uno de los pilares del Indie Pop español. 


León Benavente (poartada)
     
¿Que si estoy queriendo decir que es un disco anacrónico? No exactamente. Es cierto que las formas son clásicas, pero detrás del estilo hay un corazón sincero y eso es un regalazo en estos tiempos de música estandarizada. Es curioso y casi paradójico que en la época donde el Indie está más abierto a otras músicas, destaque por su autenticidad un disco indiferente a la vanguardia. La seguridad en uno mismo versus el histrionismo de quien quiere llamar la atención. Lo que está claro es que León Benavente nunca fue adolescente: Ha nacido ya maduro y está dando lecciones sin ni siquiera intentarlo. Y por supuesto, por encima de todo están las canciones, no me canso de decirlo y ellos lo confirman.
     Sin dejar de ser pop en ningún pasaje, suena un tanto oscuro, desgarrado y, sobre todo, palpitante, precisamente una de las claves para que funcione tan bien: han sabido expresar el sentir de una generación (la mía) en un momento concreto (ahora). No es una obra maestra, pero tiene muchas joyas, y eso en mi lenguaje quiere decir: buenas canciones candidatas a quedarse indefinidamente en el imaginario colectivo. Ahí es nada.
     “Ánimo valiente” es el primer single y resume todas las virtudes que estamos contando. Sorprende que unas letras que se hacen eco de la angustiosa realidad social puedan sonar con tanta naturalidad en canciones pop, como en “Revolución”, o en esa postal de la decadencia del sistema que es “Las ruinas”, o la maravillosa “El Rey Ricardo”, en la que escenifican el abuso de poder con una solemnidad surrealista. También hay sitio para la soledad más intima en “Estado provisional”, mi tema favorito del disco, o para reivindicar el amor en carne viva en una road movie fascinante en “Ser brigada” (mucha atención a la letra, desde ahora una de mis favoritas en español de todos los tiempos). 
     Cuando los movimientos musicales se extinguen, suelen hacerlo de mala manera y por la puerta falsa. Pero si es cierto que el Indie español está dando sus últimos coletazos, con discos como este lo está haciendo con la cabeza muy alta. 

Redacción: José A. Perera
(Minijack Magazine)


jueves, 19 de septiembre de 2013

"Abstract disorder" es el nuevo disco del músico Diego Sánchez

Asesinando a su alter ego

"Abstract disorder" es el nuevo disco del músico Diego Sánchez


El músico almendralejense Diego Sánchez saca hoy a la venta su trabajo “Abstract disorder”, que será editado y distribuido por la discográfica The Fish Factory y es el primero de dos discos en los que han colaborado figuras del heavy metal como el holandés Arjen Lucassen, autor de trabajos como “Ayreon” y “Stream of Passion”.
Este trabajo supone la continuación de un proyecto llamado Homo-demen que comenzó en 2011 con el disco “Surrealist Revolution” (GP Records). En este nuevo trabajo, reúne 21 temas repartidos entre “Abstract Disorder”, con letras surrealistas y pensamientos dementes y “Nuevo Orden”, segunda parte que se publicará a finales de año y en el que reflexiona sobre problemas políticos y económicos del mundo actual.

Calificado por algún crítico musical de “extraño y desconcertante”, Diego Sánchez ha manifestado que le gusta organizar cosas “pero no mandar”, ya que se pone en el lugar de la otra persona y se siente “mal”, y esto también se refleja en su manera de hacer música y en proyectos musicales colaborativos como este.

Portada del disco "Abstract disorder"

En “Abstract Disorder”/”Nuevo Orden” también han trabajado otros músicos como Jose Andrea (ex-Mago de Oz), Aitor Gorosabel (Su ta gar), Juan Flores (Sinkope, Jose Andrea), Toni (Manakel), Diego Antúnez, Rubén Rubio, Juanma Preciado, Jean Louis Barragán (La Guardia), Paco Benítez (Patente de corso), Robert Rodrigo (Airless), Woody Amores (Qkino), Jose A. Perera (Debarro), Rosa Gordillo (Rous), José Luis (Arde Kazhan), César Nieto (Voodoo Soul) y Miguel Merino.

El primer videoclip realizado para promocionar el primero de este trabajo doble ha sido el de la canción “I am waiting for the madness”, en el cual el protagonista padece algún trastorno mental sin precisar similar a la demencia o al trastorno bipolar, que le hace pensar “cosas raras”, tener “cambios de personalidad” y “flashes de un asesino en serie”, según ha explicado.
“Todas las cosas de la mente en general, enfermedades mentales, trastorno bipolar, esquizofrenia, todo eso me llama mucho la atención. La mente a la que se le cruzan los cables y de repente surge cualquier patología. Estos trastornos son muy comunes pero no nos damos cuenta hasta que alguien lo dice. Me parece algo muy interesante para investigar”, ha añadido.

Este disco es el tercero de canciones propias en su trayectoria, también ha trabajado con otras bandas como Santa Kompaña, Sínkope o Xeron, y ha participado como músico y productor en otras tantas bandas de Extremadura.

Diego Sánchez y sus espectros (foto: Rosa Gordillo)

Para esta ocasión, los primeros a los que llamó para colaborar fue a sus amigos, pero después avisó a otros artistas y no todos aceptaron la propuesta que les lanzó: “Un guitarrista importante, me dijo que le gustó la canción pero luego me dijo que no tenía tiempo, en realidad nunca sé el motivo real de los que me dicen que no, tampoco tienen por qué decírmelo”.
No obstante, hay algún crítico musical que le ha halagado llamándole “genio multi-instrumentista”, algo con lo que él todavía no está muy de acuerdo: “Yo toco algunos instrumentos pero no muy bien. Toco los instrumentos solo para poder hacer líneas rítmicas, no para ser un virtuoso. Todo lo que toco es para poder hacer bases, armonías sencillas y algunos arreglos, detalles que vayan acorde con la canción”, ha explicado.

Sin virtuosismo quizás pero con muchas "inquietudes en la cabeza" y creatividad es capaz de sacar muchas cosas en poco tiempo: "Eso sí me pasa, he grabado un doble disco en un año y ya tengo hecho 25 minutos de un musical y cuatro canciones de otro proyecto diferente". Además, ha añadido que a veces imagina melodías mientras está trabajando, otras veces se entremezclan en alguna conversación trivial e incluso durmiendo, de hecho, ahora mismo se me está ocurriendo un estribillo buenísimo mientras hablo contigo... no, es broma, je je

Asesinando a su alter ego (Foto: Concha Hierro)

Esta hiperactividad mental es lo que hace que en cada nuevo proyecto musical que comienza ya se haya aburrido del trabajo anterior: “Me aburro de él casi en el mismo momento en el que sale a la venta, porque ya lo he terminado, es como que ya no tiene sentido”.
Ha explicado que le tiene el cariño que un pintor le tiene a uno de sus cuadros; para él, es una “sensación parecida a la que se tiene cuando te compras una chaqueta nueva que deseabas hace tiempo, una vez que ya la tienes se termina ese deseo. A mí me pasa cuando termino el proceso de masterización”.

Sobre sus proyectos de futuro, Diego Sánchez ha revelado que en los próximos meses trabajará en la producción de un musical con un escritor también almendralejense y en los temas que irán dentro de un disco indie/pop que elaborará junto a dos músicos de Almendralejo, bajo las influencias de Miss Cafeína, Standstill, Love of lesbian y Vetusta Morla. Si el proyecto interesa a las compañías discográficas ha asegurado que la formación recorrerá los escenarios. 


Entrevista: Concha Hierro.

martes, 20 de agosto de 2013

Ecopop 2013, (Candeleda)

ECOPOP 2013

(9º Festival de Música y Naturaleza)
9 y 10 de Agosto, Candeleda (Ávila)

     Una vez más, Imussic se traslada al Ecopop, cita indispensable de nuestra agenda festivalera de verano. Y es que esta pequeña joya de música independiente siempre nos ha garantizado comodidad y diversión. Es el segundo año que se celebra en Candeleda y ha vuelto a maravillarnos el buen sonido y la efectiva iluminación, original e imaginativa.

Modelo de respuesta polar

     El festival arrancó con Proyecto Carambola, formación de Talavera de la Reina que aportó la frescura necesaria para arrancar motores. Siguió Modelo de respuesta polar, energía bien domada y envolvente que caló hondo a sus seguidores y no dejó indiferente a los demás. Anunciaron una inminente parada para componer nuevo disco y se mostraron encantados de estar en un entorno tan bonito.

     Si a estas alturas alguien tiene dudas de que Xoel López es grande debería hacérselo mirar. Con una formación muy atractiva y completa (coros femeninos de chicas con ukeleles y castañuelas), nos trasladó a ese realismo mágico musical que tan bien ha plasmado en su último disco (Atlántico, 2012). Intercaló temas de este y los míticos de Deluxe con verdadera maestría. Mención especial para “El asaltante de estaciones”, temazo que refleja a la perfección su viaje de ida y vuelta a las Américas y la chispa inagotable de un músico que no va a caer tan fácilmente en la trampa de la complacencia.

Xoel Lopez


  Después llegó el turno de Sidonie, en el que quizás sea uno de los conciertos más flojos que hemos visto del grupo catalán, acostumbrados como nos tienen a inyectarnos adrenalina en sus shows. No obstante, nunca nos decepcionan: su actitud, sus bailes, sus malabarismos, sus besos… en definitiva, su pasión por el directo siempre hace vibrar al público y despierta la estrella de rock que todos llevamos dentro.

Sidonie


     El broche final del viernes vino de la mano de Grises, quinteto guipuzcoano que teníamos muchas ganas de ver en directo y que nos dejó perplejos con su propuesta radiante y avasalladora. Energía positiva a raudales la de estos chicos con ganas de comerse el mundo: A los demás no nos quedó otra que bailar al frenesí de sus ritmos robóticos. Teclados muy presentes, destellos ochenteros y voces hinchadas de vitalidad como gritos de guerra. Un proyecto muy interesante y con mucho futuro para no perder de vista.

Grises


     El sábado abrieron el telón Los Reyes Catódicos, novísima formación madrileña que con su toque de humor nos recordó a todos a qué habíamos venido. Uno de los momentos más esperados del Ecopop fue Izal, ecléctica banda que no deja de encandilar a todo aquel que escucha sus directos y su único disco (Magia y efectos especiales, 2012). Nos sorprende la madurez musical de este grupo sin apenas recorrido: Un voz muy presente y con mucha fuerza, un bajista que a pesar de sus fraseos no deja de interactuar con un público entregado, perfectas guitarras acompasadas, teclados sutiles que van cobrando protagonismo (véase un nuevo tema con más presencia de synthes), cambios de ritmo inusuales en el pop y una batería dinámica y contundente que nos puso los pelos de punta. Han sido “Artista Revelación” en los Premios de la Música Independiente, merecido premio para una banda brillante de la que ya esperamos su segundo disco.

Izal


     Second, el tercer grupo de la noche, hicieron lo propio para emocionar a los fans presentes, pero no acabaron de convencer al resto. La voz del cantante parecía desligada del cuerpo de la música, aunque ciertamente consiguieron el sonido épico de sus discos. Después llegó el turno del supergrupo: el directo de Corizonas nos entregó otra dosis de “pop and roll” fantástico a los que conocíamos su ritual, y deslumbró a los escépticos que tuvieron que frotarse los sentidos para asegurarse de que aquella comunión de siete miembros de dos bandas diferentes era real. Propios y extraños acabamos gritando “I wanna believe” como creyentes. Un pastel con guindas como “Wish you were here” o la divertida “Piangi con me” que nos hizo cantar al unísono con una sonrisa.

Fernando Pardo y Rubén Marrón


     Para cerrar el festival, Dorian repasó los temas más emblemáticos de sus dos últimos discos. Unos Dorian desinflados y taciturnos que, si bien es una actitud coherente con su estética, también hubiéramos agradecido algo menos de opacidad en un grupo de su talla y verles entregar algo más que ejecutar sus temas dentro de una burbuja. Para colmo, un apagón misterioso en el escenario les obligó a terminar antes de lo previsto (que por otra parte sirvió para ajustar el evidente retraso con el que el grupo salió a escena).

Dorian

     El festival terminó los dos días con los Dj’s Pico y Pala y Vecinos DJ’s respectivamente, correctas sesiones con altibajos que funcionaron sobre todo con los clásicos infalibles, haciéndonos bailar hasta el fin en el patio del IES Candavera.

     Si fuera por nosotros, no hablaríamos bien del Ecopop porque no queremos que se masifique, pero nuestra ética nos obliga a decir que sigue siendo un festival único y entrañable: dos días con un cartel de calidad y muy variado en un entorno sublime (Sierra de Gredos) rodeado de piscinas naturales y chiringuitos varios, con precios muy económicos y un público exquisito en sus formas y buen rollo. Ustedes mismos. Si no vienen el próximo año, mejor para nosotros. ¡Larga vida al Ecopop!



José A. Perera y Rosa Gordillo (Imussic)


Fotos Ecopop 2013
(Candeleda)


Xoel Lopez
Marc Ros (Sidonie)
 Javier Vielba Corizonas

Xoel Lopez (Ecopop 2013)
Xoel Lopez (Ecopop 2013)
Xoel Lopez (Ecopop 2013)
Axel Pi (Sidonie)
Sidonie (Ecopop 2013)
 David T. Guinzo Sidonie (Ecopop 2013)
Grises (Ecopop 2013)
Mikel Izal (Ecopop 2013)
Mikel Izal (Ecopop 2013)
Sean Frutos
Second



Fernando Pardo
Javier Vielba
Rubén Marrón
Corizonas (Ecopop 2013)


miércoles, 7 de agosto de 2013

Miss Caffeina

CRÓNICA DEL CONCIERTO DE MISS CAFFEINA
Sábado 3 de agosto de 2013
Sala El Cielo de la Cayetana, El Puerto de Santa María (Cádiz)

     Una sección de Imussic se desplazó a la localidad gaditana de El Puerto de Santa María el pasado sábado 3 de agosto para ver en directo a Miss Caffeina, la banda que ha firmado uno de los mejores discos en lo que llevamos de año, “De polvo y flores” (Warner, 2013).
     La cita fue en la sala El Cielo de la Cayetana, un disco-pub que este verano está organizando un ciclo de conciertos bajo el nombre de Cayetana Sonora, con el inconveniente de todas las salas de conciertos que no se dedican a ello en exclusiva (por ejemplo, la falta de una iluminación adecuada), pero con el acierto, muy de agradecer, de apostar por la música en directo de calidad. 


     Cuando el grupo subió al escenario, el ambiente ya estaba más que caldeado por Banda de Turistas, cinco jóvenes bonaerenses que están de mini gira española teloneando a Miss Caffeina y que, con la esencia renovada de Tequila, pusieron la sala patas arriba.
     Tras los argentinos, comienza a sonar en la sala la obertura vocal del nuevo disco (“Tormento”), sintonía perfecta para que el grupo cogiera los instrumentos y para que los demás soltásemos la barra. Miss Caffeina en el escenario: comienza el show con “Disfraces”, “Capitán” y “No mienten”, todo un acierto para arrancar motores, aunque con evidentes problemas técnicos en el micro de Alberto. Siguieron dos de los mejores temas de la banda, “Ley de Gravitación Universal” y “Ley de Imposibilidad del fenómeno”, hermosas melodías que imaginamos como eternos himnos pop a la altura de los grupos más grandes que ha dado este país, melodías que, ahora sí, se escuchan perfectamente. “Superhéroe”, “Luciérnaga” (versión de Zahara) y “Gigantes”, tres temas de su nuevo disco que mantienen la intensidad emocional, aunque a ellos se les ve un tanto fríos. Y es que, como nos cuenta el vocalista, están “un poco intimidados” al tenernos tan cerca. Ciertamente el escenario no es muy alto, hay mucha comunicación con el público, demasiada según qué casos (por ejemplo, si muchos de tus seguidores se tiran el concierto entero con el móvil en la mano y en alto, no sabemos si intentando sacar la foto del siglo en una sala apenas iluminada, o simplemente mirando el concierto de su grupo favorito a través de las 4 pulgadas que conforman su única realidad diaria).

Miss Caffeina

     Poco a poco el sonido va tornándose más compacto, nítido y, a la vez, envolvente. Y poco a poco el grupo se va sintiendo más cómodo. A lo largo de dos horas realizan un repaso exhaustivo de casi todos los temas de sus dos discos de estudio, intercalando con brillantez la energía soberbia de los temas más directos y la belleza lánguida y floreada de las melodías en los medios tiempos. “Lisboa” y “San Francisco”, “La guerra” y “N=1”. El exceso de tecnología de las grabaciones del siglo XXI ha propiciado la proliferación de bandas que, a diferencia del disco, el directo nos parece un verdadero timo: No es el caso de Miss Caffeina. Nos asombra la calidad interpretativa de cada uno de ellos, es un verdadero placer escuchar a grupos que tienen propuestas interesantes y además, saben interpretar bien sus propuestas. Esa filosofía de “lo importante es la idea” ha sido, a mi modo de ver, muy malentendida por muchos grupos durante muchos años en este país, y tenemos cada vez más la sensación de que eso está cambiando. Mención aparte merece Sergio Sastre, guitarra y mitad creadora del grupo, que con un arsenal de pedales, técnica depurada de acordes y arpegios usados con verdadera maestría y sobre todo, una cabecita que entiende muy bien qué carajo tiene que hacer un músico que toca canciones, nos deslumbró con su labor y nos hizo entender mucho mejor porqué Miss Caffeina es actualmente el grupo de pop rock más elegante de este país.

Alberto (Miss Caffeina)

     En “Venimos”, Alberto nos descubrió parte de las influencias misteriosas de sus composiciones (“Cuando hacemos este tema nos ponemos en la piel de Mecano. Yo me pido Ana Torroja”), y pusieron a todo el público a cantar liberando una especie de “rabia sexual”. Siguió “Mecánica espiral” y se despidieron provisionalmente con “Mi rutina preferida”, uno de los temas emblema del grupo que dejó al público con la fiebre necesaria para un intenso bis de cuatro temas más (19 en total): “Modo avión”, “MM”, “Cabaret” y como colofón, “Hielo T”, el single del nuevo disco que cualquiera hubiera colocado entre los tres primeros temas. Pero claro, Miss Caffeina no son cualquiera.
     Un concierto contundente y compacto de un gran grupo con las ideas muy claras, con demasiada templanza (imaginamos que en grandes festivales sabrán poner más víscera en el asador), luminoso a pesar de todo, emocionante al fin y al cabo. Miss Caffeina supera la prueba del algodón, la del directo: Sabíamos perfectamente que no era un timo, ahora sabemos además que es un tesoro de luz propia.

Alberto (Miss Caffeina)



José A. Perera (Imussic)



domingo, 30 de junio de 2013

My dying bride - The manuscript -

My dying bride - The manuscript -


Apenas medio año después de lanzar su sobresaliente “A map of all failures”, los británicos My Dying Bride llegan con un nuevo EP, “The Manuscript”. Apenas 27 minutos de doom lento y épico, material resultante de las grabaciones del disco sacado el pasado año y que, ante la extensa longitud que hubiera supuesto, prefirieron dejar para el presente EP.Paris González
Nota:8,5/10
My Dying Bride, a estas alturas del partido, no van a descubrirnos nada. No van a cambiar radicalmente de estilo ni van a reinventarse. Tienen un estilo más que marcado en el ADN y lo saben hacer bien, así que, ¿por qué cambiar? El hecho de que las canciones fueran desechadas de la mezcla final de “A map of all failures” provoca que los cambios en el sonido de la banda sean pocos, así que los más gustosos del género o de la banda, disfrutarán y mucho.
Lo mejor del EP es, sin lugar a dudas, la voz de Aaron Stainthorpe que sabe moverse a las mil maravillas por los ritmos pesados y duraderos que nos traen los británicos. También hay que reseñar la labor de la sección rítmica, en la que tanto el bajo, cuando se hace notar, como la batería, rayan a una gran altura. El uso de los violines en ciertos temas le da al grupo de Halifax otra de las notas características, conformando una mezcla que suena más que bien.
El EP comienza con el tema que da título al disco, The Manuscript, que se inicia con unos acordes muy típicos de My Dying Bride. Los violines sonando de fondo, unas guitarras eternas y una batería lenta a más no poder. Los acordes guitarrísticos se van grabando en la mente del oyente, melódicos, a la par que duros y en la última sección del corte, los acordes en limpio dan paso al segundo tema.
Var gud over er continúa con la estela “doom”, con un comienzo con más dureza y rapidez que su predecesora. Un riff meteórico nos acompañará durante más de la mitad de la canción para, después, dar un cambio hacia la más oscura profundidad. Cabe destacar la labor de Lena Abé al bajo, que hace notar su instrumento en los momentos de mayor calma, cuando la voz de Aaron Stainthorpe se alza inconfundible.
Otra vez los violines vuelven a atraparnos junto a las líneas oscuras y desgarradoras de la sección rítmica con su pesadez que se hacen sentir por encima de las guitarras con A pale shroud of longing. La voz de Stainthorpe vuelve a hacerse notar por su calidad y singularidad. Para finalizar, un tema aún más lento y oscuro si cabe, Only tears to replace with her, en el que la voz hablada de Stainthorpe nos deja con la amargura típica de My Dying Bride.
Concluyendo, una obra corta que complementa a la perfección el álbum “A map of all failures” lanzado el pasado año y que deja con un buen sabor de boca a los seguidores del grupo que tendrán que esperar menos tiempo para que la banda saque algo nuevo al mercado. Pocas pegas se le puede poner al EP que sigue con la línea del último disco, del que puedes leer nuestra reseña aquí.
Temas:
  1. The manuscript
  2. Var gud over er
  3. A pale shroud of longing
  4. Only tears to replace her with

by Petrucci



domingo, 23 de junio de 2013

Bon Jovi -What about now- 2013

BON JOVI -What about now-


bjovi BON JOVI: WHAT ABOUT NOW // ISLAND RECORDSEste año Bon Jovi nos presentan su nuevo álbum y nos rinden visita en un único concierto en nuestro país el próximo 27 de Junio en Madrid habiendo agotado todo el aforo. Su nuevo disco pocas referencias tiene de su época más laureada al principio de su carrera. Bon Jovi se ha convertido en una banda de rock, que sigue dominando las melodías encantadoras, pero con un particular acercamiento al pop, tal y como se puede oir en este disco. Toni Marchante
Nota: 6,5/10 
Me imagino que todos estaréis al corriente de los numerosos cruces de mensajes entre Jon Bon Jovi y Richie Sambora, que no hacen más que hacernos intuir que este será el último disco de la banda. Esta situación no es nueva. Las fricciones de estos dos personajes ya dieron al traste con la banda años atrás, volviendo fundamentalmente por razones económicas por mucho que se pronunciaran en que le habían encontrado de nuevo el gusto a tocar juntos, pero lo cierto es que el recelo por el poder de la banda dio en su día y ahora sucederá de nuevo, al traste con el grupo. De hecho, Richie Sambora no acompaña a Bon Jovi en la gira de presentación de este “What about now”, gira que la banda ha decidido realizar con precios anti-crisis para el público y con una actuación de larga duración, cosa que pone de manifiesto el respeto y la atención del grupo para con sus fans, muy de agradecer y donde más de uno debería de aprender o tomar ejemplo.
Hablando ya del disco. La banda de Jon (voz) , Richie (guitarras), Tico Torres (batería) y David Brian (teclados) de hoy, son un grupo simplemente de rock bastante orientado al pop. Ahora están más cerca de unos U2, Coldplay, etc… que de las bandas de hard-AOR a las que pertenecieron en los 80. Se percibe calidad en sus composiciones, pero ya no tiene aquella agresividad musical, Jon canta bien, pero no tiene ni la más mínima contundencia, su voz de ahora no es comparable con sus gritos en “Slippery when wet” o “New Jersey”, entre otras cosas, porque su actual música no invita a ello. Para este disco han contado en la producción con John Shanks, como viene siendo habitual últimamente, quien ha puesto la mano también en la composición en algunos cortes. Del bajo se ocupa Hugh McDonald como también viene siendo habitual.
El disco abre con su nuevo single “Because we can” un medio tiempo pegadizo con un estribillo fácil de aprender, muy resultón y de espíritu muy positivista. Una clara canción orientada a las radiofórmulas. Le sigue “I’m with you”, donde no han podido evitar que me recuerden a esos medios tiempos pastelosos pero bonitos de Green Day. Un medio tiempo donde las líneas vocales y los coros en el estribillo son el corazón de la canción. La continuación viene de la mano del tema homónimo al disco, otro medio tiempo típico del combo americano de ciertas reminiscencias a los U2 cuando se vuelven rockeros. “Amen” es una balada donde su principal atractivo es la orquestación y la guitarra que tratan de convertir el corte en algo introspectivo, resultando quizás algo pesado.
“That’s What the Water Made Me” es de los quizás más reconocibles de la banda, aunque el tratamiento de las guitarras puede que sea de lo más novedoso, pero posee cierto aire del “New Jersey”, aunque le falta su espíritu de energía y sentimiento.
“What’s Left of Me” es el típico acústico country que a Bon Jovi le gusta meter en sus trabajos, conteniendo el típico “Hey,Hey!” ya utilizado en “Lost Highway”, con uso de banjo, vemos el lado yanqui más personal de Jon. “Army on One” quizás es de los temas de los que me esperaba más, por la colaboración de Desmon Child y para mí ha sido una decepción. Un tema ultra pop , monótomo y digno del típico grupo de jovenzuelos que vuelven locas a las masas de adolescentes. “Thick as Thieves” es una balada de corte acústico que tiene cierto encanto, con bonitas orquestaciones y donde la emotividad de la guitarra de Sambora quizás sea de lo más destacable.
“Beautiful World” es una canción que me ha gustado bastante por su espontaneidad y sentido positivo, con un estribillo explosivo. De esas canciones que te pones conformes te levantas y te ayudan a afrontar el día. No entiendo por qué no se le ha dado el protagonismo que merece en este disco. En “Room at the End of the World” de nuevo, la sombra de U2 planea por su mente (vamos, que incluso parece al principio que se va arracar por el “With or without you”…).Un tema pop sin miramientos y muy distinto a lo que nos tienen acostumbrados.El disco cierra con “The fighter” otro tema acústico con algún arreglo orquestal y donde Sambora y Jon juegan con sus voces, quedando muy entrañable.
La edición digipack nos ofrecen cuatro temas adicionales como bonus comenzando con “These Two Hands” muy en la onda Coldplay. De hecho, si fuera de Coldplay sería un hit parade pero como lo interpreta Bon Jovi a estos se les exige más. Se trata de un buen tema muy ajustado al rock comercial de nuestro tiempo. “Not Running Anymore” y “Old Habits Die Hard” son dos monótonos y aburridos cortes con sabor americano, también muy fuera de su estilo y que claramente sobran .Los bonus cierran con la springtiniana “Every Road Leads Home to You”, un tema perteneciente al álbum “Aftermath of the Lowdown” de Richie Sambora en solitario y que él mismo canta, siendo una bonita forma de cerrar el álbum.
Como conclusión, el que tiene visos de ser el último disco de Bon Jovi como banda con Sambora no va a tener término medio. Los incondicionales de su primera época que no han sabido aceptar los discos tras su retorno con “Crush”, renegarán de él y dirán que tras “Keep the Faith” la banda murió para ellos. Incluso aquellos que lejos de resignarse a la música que han hecho en los últimos años y que han esperado pacientemente a una vuelta a su pasado más brillante se llevarán una grandísima decepción. Por otro lado, los que han aceptado en cierta medida la evolución de la banda, con la asunción de que no son ni serán lo que fueron, pero que todavía nos pueden dar algún puñado de buenas canciones, para estos, seguro que será un buen álbum.


Toni Marchante  fuente:http://www.metalsymphony.com/?p=13461


Temas:
1.Because We Can
2. I’m With You
3.What About Now
4. Pictures of You
5. Amen
6.That’s What the Water Made Me
7.What’s Left of Me
8.Army of One
9.Thick as Thieves
10.Beautiful World
11. Room at the End of the World
12. The Fighter
13.These Two Hands
14.Not Running Anymore
15.Old Habits Die Hard
16.Every Road Leads Home to You

Alice in chains -The devil put dinosaurs here-

Alice In Chains – The Devil Put Dinosaurs Here


Pese a lo difícil de superar su excelente disco de regreso, aquel reconciliante Black Gives Way To Blue y otras cuestiones como la demanda a la banda por parte de la madre Layne Staley, una cosa ha quedado clara, y es que el espíritu luchador de la banda está fuera de toda duda desde largo tiempo atrás. El grupo ha superado la muerte de uno de los front-man más queridos de los noventa, el fantasma de la moda grunge y se ha reconciliado con sus fans en pleno siglo XXI. Esta reseña de The Devil Put Dinosaurs Here de Alice In Chains viene a confirmar lo que ya sospechábamos; es una reiteración de lo que ya escribí en previos adelantos: que Cantrell y los suyos están en plena forma.
reseña de The Devil Put Dinosaurs Here de Alice In Chains
No creo que os vaya a sorprender nada de lo que escuchéis. Somos nosotros. Pero es también algo realmente único. Tiene todos elementos de cualquier disco que hayamos sacado, es diferente a todos. Básicamente, es el siguiente capítulo en el libro de Alice In Chains, y va a ser uno grande. (Jerry Cantrell)
Alice In Chains han grabado una nueva entrega de la banda sonora de la soledad. Encontramos en forma de rock alternativo lo tortuoso de la conciencia, pesadillas y los injustos dolores de la pérdida. Doce nuevas canciones que jamás recomendaría para amenizar una fiesta. The Devil Put Dinosaurs Here es, como dice Cantrell, un nuevo capítulo en la carrera de Alice In Chains, un nuevo retrato de los aspectos más deprimentes del camino hacia el destino común de todos los mortales. Cualquiera dará por hecho que estos músicos abren las puertas a su más profundo interior cuando componen, pues en estas canciones se palpan los incómodos miedos de todo ser humano.
Dado que al grupo le acompaña la pérdida y algunos de sus componentes han circulado por las carreteras más oscuras del rock, nos creemos su música y empatizamos con ella. Llegan al interior del oyente gracias a muy pesadas guitarras, tempo lento y sus inconfundibles melodías vocales. Las voces de Cantrell -el principal vocalista- y Duvall se doblan en cada estrofa componiendo las armonías más originales del mal llamado grunge, y veinte años después, siguen sorprendiendo. Pecan también en este trabajo de repetir en algunas canciones sus patrones, haciendo que varias piezas suenan repetitivas y un tanto aburridas -"Pretty Done", muy parecida a "Hollow" y "Stone", y "The Devil Put Dinosours Here" junto con "Lab Monkey", un par de obstáculos en la escucha. Este hecho resta un par de puntos la calificación total del álbum que, por lo demás, supone una escucha tan placentera como el estilo del grupo permite.
Estamos ante un repertorio de doce piezas que ofrece tanto el lado más oscuro de la banda como el más noventero y melódico. Ya habíamos escuchado "Stone", que es uno de los temas más matadores del trabajo, así como "Hollow", otro gran ejemplo del potencial de Alice In Chains. Ésta última hubiera sonado mejor en un lugar más avanzado en la lista, pudiendo ser sustituida al inicio del disco por por "Breath On A Window", una de las que más me ha cautivado, o la que contiene el mejor riff del álbum, "Phantom Limb". Superado este trecho, la noventera "Voices", la tétrica "The Devil Put Dinosaurs Here", la pesada "Low Ceiling" o esa pieza ciertamente perturbadora llamada "Hung On A Hook" nos arrastran a la fuerza por un sendero pedregoso y desértico sin más compañía que la de nuestra mente.
Go then, if you don't feel right living in our home. Choking, eat your pride alone. ("Chocke")
Conceden un cierto descanso los que para mi son los mejores cortes, dos canciones más sensibles en los que puede que echemos de menos la tremenda voz de Layne: "Scalpel" y, sobre todo, "Choke". Culpables de que se les pudiera encasillar en el movimiento grunge por alguna razón mas destacable que el simple hecho de ser de Seattle, contienen acústicas fundidas en armonías vocales y melodías para pasear bajo la lluvia que sirven para que Cantrell despida el disco dejando las cosas claras: esto es lo que hay, y si no te gusta, vete.
8/10
No creo que hayan evolucionado tanto como le gusta afirmar al señor Cantrell. Estos son los Alice In Chains de siempre, quizás con algunas reminiscencias más áridas de las que nos tienen acostumbrados, pero para nada un gran paso evolutivo en su carrera. Se encuentran en un maduro estado creativo, pues The Devil Put Dinosaurs Here es un lanzamiento completo y de calidad que funciona tan bien que podría calificarlo incluso de inapropiado para tiempos oscuros como los que corren. No es un disco alegre, y cumple con su cometido. No lo considero un gran avance, pero sí un paso hacia adelante lógico y coherente con lo que ofrecieron en Black Gives Way To Blue y a un nivel de calidad similar. Siguen muy vivos y ofreciendo el rock alternativo más adulto, duro y descorazonador. A riesgo de mermar un buen estado de ánimo, he aquí una escucha con la que empatizar en momentos difíciles, para dejarse llevar en la oscuridad de tu rincón preferido, lejos de bullicio y estrés. Un gran trabajo.
Fecha de lanzamiento: 28/05/2013 Discográfica: Virgin Records  Tres canciones destacadas: “Stone”, “Phantom Limb”, “Choke”

Fuente: 
http://cucharasonica.com/2013/05/resena-de-the-devil-put-dinosaurs-here-de-alice-in-chains?utm_source=self&utm_medium=banner&utm_campaign=Destacados%2BHome

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More